莫扎特的钢琴协奏曲是他最杰出的作品之一,他的二十七部作品,不但丰富了他的钢琴艺术,而且成为维也纳古典乐派和西方古典乐派的宝贵财富。
莫扎特高超的作曲技巧,细腻细腻的技巧,让他在交响乐中如鱼得水,再加上他在交响乐中精雕细琢的技巧,让他在交响乐中拥有了极高的造诣。
华彩的来源及其意义
“华彩”是一种装饰,它是一种装饰,被放置在一首乐章的最后,这一乐章是从13世纪左右的中世纪复调乐到18世纪的古典音乐。这两个单词都来自拉丁语中的“cadere”,最初的意思是“坠落”,是一段乐章的结束。在音乐作品中,通常被认为是由声乐作品所衍生而来的。
在维也纳古典音乐学派的协奏曲出现之前的一百多年里,巴洛克音乐中那令人眼花缭乱的咏叹调就已经很熟悉了,而且往往是演奏家和观众们最喜欢的、最想要的音乐结构。在17世纪末到18世纪初这段时间的音乐实践中,一种很受欢迎的演奏方法是对结束和弦的倒数第二个音(一般是七个和弦上的上主音或导音)进行自由的装饰。
这是一种装饰,它不但可以延缓音乐的结束,而且还可以让歌唱家有机会展示他那美妙的歌唱技巧。我也不知道该怎么回答。“正是由于这个原因,18世纪中期的音乐作品,在最后一个和弦以前,它是一种不受约束的、不受约束的、不受约束的、不受约束的音乐作品。
“当我们的音乐生活发生变化的时候,到了18世纪后半叶,也就是古典时期,“华彩”这个单词终于变成了一种特殊的音乐结构,用来在一首很长的曲子结束之前,让独奏者们可以在一首很长的曲子中自由发挥。简单来说,就是参考声乐的表现方式,在乐章的结尾齐奏之前,留一个延长音,以向听众宣告进入高妙的绝活儿演奏段落。
创作背景
在莫扎特的一生中,共写出27部协奏曲,23部是他自己创作的,4部是他根据其他作曲家的作品改编而成。从1768到1791年,尽管有三十六部莫扎特的钢琴协奏曲(K624号),但还有六部钢琴协奏曲中并没有莫扎特自己的乐章。
于是,许多十九、二十世纪的作曲家、钢琴家,纷纷试图为这两部协奏曲谱写出属于自己的华彩。举例来说,贝多芬曾经为莫扎特《d小调第二十号钢琴协奏曲》的第一、三乐章谱出了华彩谱,在众多钢琴家的演奏会中,贝多芬所用的华彩谱也是首选。
除了贝多芬之外,还有胡缪尔、杜塞克和克莱门蒂这些人都是为莫扎特的钢琴协奏曲创作过华彩乐章的人,他们都是莫扎特的同代人。十九世纪的浪漫主义音乐,包括克拉拉·舒曼、勃拉姆斯在内,都是莫扎特的作品。因为在那个年代,即兴作曲已经不是什么稀奇的事情了,所以,那些有才华的作曲家们,就将注意力集中在了过去的协奏曲上。
在此,我们有必要对其中最为重要的“华彩”的“即兴”作些探讨。其实,在古典音乐中,对于演奏者是否需要即兴表演,一直存在着许多争论。比如库昂茨。在““8””和“图尔克”的作品中,并不一定一定要有一种关于即兴的华彩部分的明确描述。
同时,罗伯特·列文等同时代的学者则坚称,莫扎特希望钢琴家在弹奏他的钢琴协奏曲时能即兴弹奏出一首华彩的曲子。在那个时代,一个没有即兴和自由的音乐片段,是一种很糟糕的音乐。莫扎特以其高超的即兴创作技巧和高超的弹奏才能而闻名。
在那个时代,莫扎特的即兴演奏比他同时是一位钢琴和一位作曲家更受欢迎。他可以在大庭广众之下即兴演奏华彩,奏鸣曲,幻想曲和变奏曲。根据调查,很多为人所熟悉的莫扎特的钢琴曲,实际上都是在他的即兴表演后,被编入乐谱的。
问题是,莫扎特这个超级即兴大师,为什么要创作和发表这么多的华彩曲?在这一点上,大部分的音乐学者都一致认为,莫扎特创作《华彩》的目的只是给他的学生,业余的赞助者,或者是给他的妹妹楠妮儿·莫扎特的协奏曲演奏用的。但也有一些学者持不同意见,他们相信莫扎特只是为自己的表演而创作的,并给出了两条理由来支持这一观点。
莫扎特《华彩》钢琴协奏曲的特点
伊娃与保罗·巴杜拉一斯科达共同创作的《在键盘上诠释莫扎特》指出,“三个部分是莫扎特协奏曲中最普遍的一种结构。”通过分析可以看出,三段之间又构成了一种快速、缓慢、快速的结构安排。在这些章节中,开头的一段多是一些表现技巧的章节,一般都会从一开始就引用乐团刚刚结束演奏的素材,或者是引用协奏曲原作乐章本体奏鸣曲式中的主部主题。
中段大多是慢节奏、歌唱性的音乐,并运用和声的模式来延伸抒情的主题,中段往往会发展并回到最初的结束四六和弦;第三部分将回归到一开始的快节奏的技巧,然后是以一个七级的和弦为主音的震音,最后是以主和弦为结尾。
“华彩”演奏的解读
要演奏好莫扎特钢琴协奏曲中的“华彩”部分,就必须从理念上给予足够的关注,要对“华彩”部分给予足够的重视,要对“华彩”部分给予足够的重视。
在前面的分析中,华彩并不只是一种纯粹用来吸引观众注意力的炫技性段落,它还是整首乐曲音乐内涵构成中不可或缺的一部分,这就意味着,我们绝不能以一种轻佻、随意的态度去练习和演奏华彩。这不仅要考虑到认真的弹奏,要考虑到音乐的严谨性,还要考虑到华彩部分的不稳定,以及即兴的本意。
在技巧上,要特别注意维持和声的张力,在演奏华彩段的旋律时,要比协奏曲的主题更加富有想像力,切忌刻板。由于四、六和弦具有很大的功用,所以弹奏时要注意它的存在感。只有在乐手的心中,才能将结尾的四六和弦连接起来,结尾的四六和弦,其艺术表达的作用,才能贯穿整个华彩。
当然,四六和弦的结束是很重要的,但在华彩乐曲中,一些特别的和弦,比如减 VI和弦,或者增 VI和弦,也是很有必要的,因为它们往往是突变的前兆,在适当的时候,它们的声学强度也要提高。此外,当弹奏快而又流利的曲子时,左声部的八度(或和弦)是非常重要的。这些曲子不仅要有力量,而且要有一种浑厚、持久的音效。
在谈到华彩乐段的结构对于弹奏手法的影响时,首先要关注的就是三段之间的“快、慢、高”的对比特征。从一个乐段进入另一个乐段时,不能着急,要让听众充分体会到音乐性格变化与曲式结构转换同步的特征,这对他们整体性地欣赏和理解作品很有帮助。而演奏这首曲子的人,更应该记住,不管是快的,还是慢的,都应该遵循莫扎特的节奏。
华彩乐段的音乐内容与协奏曲原作乐章本体之间存在着密切的关系,因此,对华彩乐段中所引用的素材的来源、它们的风格特征与音乐性格进行分析就变得非常关键,在演奏的时候,要努力地挖掘并表现出它与协奏曲原作乐章本体之对应片段音乐内涵的一致性,要小心地避免乐句的分句法与原作母体产生冲突。
在演奏过程中,对节奏压缩与节奏放大两种不同形式的着意渲染,赋予相应结构部分的音乐以情感上的变化表现,从而产生出独特的艺术魅力。毫无疑问,不管是即兴的,还是预先设定好的,炫技性一直都是它最重要的形式特征和功能方向,从某种意义上来说,这也决定了“华彩”的成功就在于对演奏技巧的完美表现。
因此,对于华彩中的那些快速音阶与琶音,我们没有理由不努力地进行练习,以确保在技术能力上的游刃有余,从而在演奏的时候,塑造出流畅而指向明确的线条,并赋予其清晰而精细的音色。千万别僵硬地去弹奏那些快节奏的曲子,以突出所谓的“颗粒”。
要知道,其他作曲家所创作的《莫扎特协奏曲》,无论是音域、表情的变化,还是节奏的偏移,都远远超过了莫扎特,就像贝多芬所创作的《K.466》一样。在弹奏这样的乐章时,莫扎特的乐章并不是唯一的乐章,而是他的乐章,他的乐章,也是他的乐章。当然,在所有的条件下,都要确保艺术表达的完整性和一致性。
结论:
“华彩”是莫扎特钢琴协奏曲中一种起到“点睛之笔”作用的曲式。通过对莫扎特钢琴协奏曲“华彩”的共性特征的分析,明确莫扎特钢琴协奏曲“华彩”的结构风格、即兴创作、和声运用、原声引用、节奏内涵等特征的分析,对我们更好地欣赏、理解、演绎、解读这一宝贵的钢琴艺术遗产,具有重要的指导意义。
特别声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。